Rites Of Tamburo


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com

domingo, 5 de septiembre de 2010

La Música…. Un vivir Mas Allá De Un Escuchar

Por si se pierden y tienen dudas de quien escribe este articulo, pues soy yo…. Paula Andrea Chaves!

Y si han visitado mi blog se han podido dar cuenta que me encanta la música y siento una gran pasión por ella.

En esta ocasión quisiera compartir con los que se interesen por leer este articulo, algo que nunca había hecho para el blog… mi sentimiento hacia la música…
Inicio diciendo que este articulo nace de un concierto que he visto en el día de hoy, de la Orquesta sinfónica Juvenil de Colombia Y La YOA, Orquesta de las Américas… se que a muchos este “plan” les parecerá bastante aburrido pero, si se pudieran imaginar arriba de un escenario tocando para todo un público que espera lo mejor de ti, sentir los nervios y la ansiedad por saber que todo saldrá bien, y que todo por lo que has luchado y lo que has vivido durante el proceso para el montaje de cada obra será recompensado por el querer de quienes te escuchan y valoran tu talento.

Sé que muchas personas pueden decir “Hey! me gusta la música”, pero realmente te encuentras a tan pocos que en realidad sienten una pasión por ella.
El ver interpretar a aquellos músicos con tanta propiedad sus partituras, te da la sensación de que cada nota, cada silencio y cada copas compuesto por ellas cuenta una historia acerca de tu vida y tu sentir por un instrumento. La historia de la que hablo puede estar escrita en un papel con pepas y líneas pero en realidad es cada quien el que decide hacerla suya y apropiarse de ella, queriendo contar la versión de una historia que puede que surja de lo más oscuro de un bosque embrujado, como del país de los sueños que algunos podemos plantearnos en sueños… Pero en ocasiones las sensaciones se mezclan, y sus protagonistas en las acentuaciones en alguna parte de la obra pueden ser monstruos, brujas o incluso duendes que finalmente resultan desvaneciéndose entre las melodías de la imaginación de ensueño, con princesas y colores vivos que hacen que la emoción de quien la escucha se trascienda a otro plano de la realidad.

No me queda mas por decir, que el sentir la música como la siento es sencillamente GENIAL!

Vivir entre notas y sonidos es construir un mundo en donde todos interpretemos unidos”


Elaborado Por: Paula Andrea Chaves Pérez

Fecha: 24 De Julio Del 2010

domingo, 29 de agosto de 2010

Historia de la Musica Clasica (1600-2000)

Check out this SlideShare Presentation:

ANDERSON - JAZZ PIZZICATO.wmv

Leroy Anderson


En esta ocasion quiero compartir con ustedes una breve biografia de otro de nuestro compositores clasicos... Leroy Andersen!

Descendiente de padres suecos, tomó sus primeras clases de piano en su casa, impartidas por su madre. Decidió continuar sus clases de piano con el profesor Henry Gideon en el Conservatorio de Nueva Inglaterra.

En 1926 Ingreso A La Universidad De Harvard, donde el estudió teoría con Walter Spalding. Se graduó como Maestro de Artes en 1930. En 1942 estuvo en la Armada De Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1958 formó su primera orquesta, la Meredith Willson's 76 Trombones. Ese mismo año escribió su propio musical, llamado Goldilocks.

Estuvo en la Boston Pops Orquesta bajo la dirección de Arthur Fielder. Jhon Williams describió a Leroy Anderson como "uno de los más grandes maestros de música de orquesta"
Es muy conocida su obra "La máquina de escribir " (apara la película de animación 101 Dálmatas) en la que se combinan instrumentos de la orquesta con sonidos no musicales.

Murió de un Cáncer de pulmón en 1975.

miércoles, 21 de julio de 2010

Danza húngara No. 5

Ahora Les Mostrare Una Obra Llamada La Danza Hungara Del compositor y musico Johannes Brahms... Les Dejo Aqui su biografia y posteriromente esta obra interpretada por la Orquesta Sinfonica Juvelin Batuta Bogota!

De origen alemán, es uno de los compositores más importantes del siglo XIX, cuyas obras combinan lo mejor de los estilos clásico y romántico. Brahms nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833. Después de estudiar violín y violonchelo con su padre, contrabajista del teatro de la ciudad, Brahms se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador gusto musical dejó una profunda huella en él. En 1853 inició una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi. Durante esta gira conoció al violinista, también húngaro, Joseph Joachim, quién lo presentó al compositor alemán Robert Schumann. Schumann se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Brahms cobró un sincero afecto a Schumann y su mujer, la famosa pianista Clara Josephine Schumann, y esta amistad y el aliento que recibió de ellos le proporcionaron energías para trabajar sin descanso. Muchos biógrafos han escrito sobre la atracción que sentía Brahms por Clara, aunque nunca se la reveló abiertamente, ni siquiera tras la muerte de Schumann en 1856, y jamás se casó.

En 1857, Brahms fue nombrado director del teatro de la corte en Delmont, donde permaneció hasta 1859; después, viajó durante varios años por Alemania y Suiza. Su primera gran obra presentada al público fue el Concierto nº 1 para piano y orquesta en re menor, que fue ejecutado por él mismo en Leipzig en el año 1859. Sin embargo, la composición no fue muy bien recibida ya que por entonces los conciertos donde aparecían pasajes virtuosísticos eran los que gustaban al público, y éste primero de Brahms carecía de ellos. El compositor marchó a Viena en 1863, donde lo nombraron director de la Singakademie (Academia de Canto), aunque abandonó el puesto un año después. En 1868, Brahms adquirió fama en toda Europa debido al estreno de su Requiem alemán, llamado así porque el texto está tomado de la traducción alemana que hizo Lutero de la Biblia, en vez de utilizar el texto en latín, como normalmente se hacía. La obra, dividida en siete partes, se centra más en el dolor y los lamentos de aquellos cuyos seres queridos se han ido, que en la reacción entre el destino y la muerte. Brahms se estableció en Viena en 1871, donde sería nombrado director de la Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedad de los Amigos de la Música), aunque en 1874 renunció a este puesto para, de esta manera, dedicar todo su tiempo a la composición.

Hasta 1873 Brahms había escrito sobre todo música para piano, el instrumento que mejor conocía, y para coro y orquesta (continuó escribiendo música para piano hasta su muerte). Ese año compuso las Variaciones sobre un tema de Haydn en versión orquestada. Estas variaciones demostraron su maestría en la composición de música para orquesta y fue el comienzo de sus grandes obras, que se cuentan entre lo mejor de la composición musical de todos los tiempos. Entre sus obras maestras se encuentra la majestuosa Sinfonía nº 1 en do menor op. 68 (1876); la suave y dulce Sinfonía nº 2 en re mayor op. 73 (1877); la Obertura del festival académico op. 80 (1880), que contiene canciones de estudiantes alemanes; la sombría Obertura trágica (1881); la poética Sinfonía nº 3 en fa mayor op. 90 (1883), y la Sinfonía nº 4 en mi menor op. 98 (1885), con su emocionante y brillante final. Todas estas obras muestran una estructura muy compleja, heredada de la tradición vienesa clásica. Al contrario que sus coetáneos, Brahms rechazó el uso superfluo de nuevos efectos armónicos y cromatismos.
Se esforzó más bien por componer música de gran coherencia interna, utilizando los efectos nuevos o infrecuentes sólo para subrayar los matices estructurales internos. Así pues, sus mejores obras no contienen añadidos innecesarios: cada tema, figura y modulación están anunciadas en los pasajes precedentes.

El clasicismo de Brahms fue un fenómeno único en sus días, ya que no seguía las tendencias marcadas por la moda musical de su época, representada por el compositor alemán Richard Wagner. A pesar de que Brahms hizo revivir una tradición musical como ningún otro compositor había conseguido desde Ludwig van Beethoven, no estuvo completamente aislado, y la riqueza emocional del espíritu romántico impregna su música. Por desgracia, es poco lo que se sabe sobre el método de trabajo de Brahms. Era tan autocrítico que quemó todo lo que compuso antes de los 19 años, al igual que los borradores de obras más tardías. Es sabido que solía reelaborar una misma pieza pasados incluso diez o doce años de una creación, y que antes de dar a la obra su forma final, la transcribía para distintas combinaciones de instrumentos. Brahms murió en Viena el 13 de abril de 1897. Su obra abarca todo tipo de música menos ópera. Otros trabajos importantes aparte de los anteriormente mencionados son la Schicksalslied (Canción del destino, 1871), una versión musical de un poema escrito por el autor alemán Friedrich Hölderlin, para coro y orquesta; el Concierto para violín en re mayor op. 77 (1878), que se ha transformado en obra obligada en el repertorio violinístico; tres cuartetos de cuerda; cinco tríos; un quinteto para clarinete; varias composiciones para música de cámara combinando distintos instrumentos, y más de 150 canciones.


Danzas Húngaras

Las danzas húngaras (alemán: Ungarische Tänze) de Johannes Brahms (WoO 1), es un grupo de veintiuna alegres danzas, basadas su mayoría en temas húngaros. Las danzas 11, 14 y 16 son originales. Duran entre uno y cuatro minutos. Brahms originalmente las compuso para piano a cuatro manos, y luego arregló diez de ellas para piano solo, y algunas otras (números 1, 3 y 10) para orquesta. Varios compositores, en especial, Antonín Dvořák, han orquestado las demás. Quizás la más conocida es la Danza Húngara n°5 en fa sostenido menor (sol menor en la versión orquestal).

De todas las Danzas húngaras se han hecho innumerables versiones clásicas, acústicas, con nuevas tecnologías, entre ellas la de el grupo de Folk Metal de origen español Mägo de Oz; justo al final de la canción El Santo Grial del disco La leyenda de la Mancha.1 En ellas se encuentran algunas de las piezas más populares del compositor. Además, las danzas húngaras influenciaron a muchos compositores clásicos en la composición de sus obras, en especial a Antonín Dvořák, claramente apreciable en su serie de Danzas eslavas.

Colombia tierra querida Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta Bogotá

En el dia de hoy quiero compartir con aquellos que visitan el blog e interesados en la música, contarles acerca de la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta Bogota.

Empezare contándoles que objetivos tiene esta fundación musical... de la cual a propósito... hago parte! :D


SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS

Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Colombia


Quiénes somos


El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Colombia es el conjunto articulado de acciones y procesos que realizan diferentes entidades y organizaciones en pro del desarrollo musical y social del país, a través de la práctica orquestal sinfónica con niños y jóvenes.


Principios
  • El poder transformador de la música
  • El valor formativo y socializador de la práctica orquestal sinfónica
  • El beneficio que la práctica orquestal sinfónica con niños y jóvenes proporciona a sus familias y comunidades.
  • El aporte de la música al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
  • El aporte que las Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles proporcionan al desarrollo musical del país.

Objetivo

Integrar los esfuerzos de la Fundación Nacional Batuta, las Corporaciones y Fundaciones Regionales Batuta y otras entidades de carácter académico, social y cultural, públicas y privadas, con el fin de promover, apoyar e impulsar el reconocimiento, desarrollo y calidad de la práctica orquestal sinfónica de niños y jóvenes de Colombia.


El desarrollo musical en la fundación, inicia con los conocimientos básicos, como lo son solfeo de notas, dictados y atención rítmica... Posteriormente pasaran a audicionar a alguno de los instrumentos sinfónicos como: violín, violonchelo, viola, contrabajo, flauta traversa, fagot, oboe, clarinete, saxofón, tuba, corno francés, trombón, Trompeta, percusión.

A través del tiempo y del conocimiento musical adquirido se inicia con la orquesta sinfónica, en la cual intervienen todos los instrumentos mencionados anteriormente.

Esto es un pequeño resumen de lo que ofrece esta gran fundacion musical...

ahora quiero compartir con ustedes algunas presentaciones de mis compañeros y amigos de la Sinfonica Juvenil Batuta Bogota, de los cuales se siiente un gran orgullo, ya que ellos representan el sueño, el interes y las ganas de muchos que soñamos con llegar a donde ellos estan y hasta mas lejos!
... Espero Que los Disfruten!

Comercial Gira Filarmónica Joven de Colombia y YOA Orquesta de las Américas

Bueno, como en un principio dije que este blog tenia el fin de informar acerca de los antecedentes y compositores de la música clásica... pues ahora a parte de la información que pueda ser proporcionada por mi y por mis consultas, les informare acerca de eventos en los cuales la música clásica es su principal exponente...

Les Comento, Que La Orquesta Sinfónica Joven De Colombia por estos dias ha estado realizando una gira nacional, la cual inicio el 10 de julio y terminara el 25 de julio en la ciudad de Bogotá!

Su presentación en Bogotá serán estos 24 y 25 de julio en el teatro Colsubsido, la entrada es libre para que puedan disfrutar de estos jóvenes talentos y lo mas importante de la música que interpretan...

anexo a esta información el comercial que rueda por la web y la Tv acerca de este evento...

jueves, 13 de mayo de 2010

Paganini!! Tema De La Semana!

Esta semana quiero compartir con ustedes la biografia de uno de los mas reconocidos violinistas de la historia... Niccolo Paganini.
Se dice que estaba poseido por el demonio, ya que sus conciertos eran tan prodigiosos, que asombraban a todo el publico y este no lo entendia como algo natural.
Su gran desarrollo y talento musical se dio gracias a una enfermedad que Paganini presentaba...Quien lo podria creer?

Bueno aqui les deje un resumen de lo que es niccolo paganini, espero que sea de su interes...

Niccolo Paganini... El Violinista Diabolico?



Niccolò Paganini, (Génova, 27 de octubre de 1782 – Niza, 27 de mayo de 1840) fue un violinista, violista, guitarrista y compositor italiano, considerado entre los más famosos virtuosos de su tiempo, reconocido como uno de los mejores violinistas que hayan existido, con oído absoluto y entonación perfecta, técnicas de arco expresivas y nuevos usos de técnicas de staccato y pizzicato.

El 27 de octubre de 1782 nació en Génova una de las figuras más emblemáticas de la música clásica, se trataba de Niccolo Paganini. Su singular personalidad, su especial talento musical y la leyenda que giró en torno a su figura han sido el origen de, al menos, 30 estudios biográficos.

La leyenda empieza a los 5 años, parece ser que en una de las ensoñaciones de su madre aparece el demonio y le comunica que su hijo Niccolo será un famoso violinista, a partir de ese momento su padre le obligó a practicar diariamente al menos 10 horas.


Fue un niño prodigio, su padre le envió al maestro Alessandro Rolla para que le enseñara el arte musical, pero éste, tras escuchar un concierto del pequeño, no pudo por menos que decirle: “... no tengo nada que enseñarte”.

A los 41 años dio un concierto en La Scala, que siguió de once más durante las seis semanas siguientes, viajó por gran número de ciudades europeas ofreciendo numerosos conciertos; cuando su fama alcanzó la cima, incrementó sus honorarios en cuatro o cinco veces, lo cual le generó una fama de avaro, que no es del todo exacta, pues en cierta ocasión extendió un cheque a Berlioz, a quien acababa de conocer, por valor de veinte mil francos, para ayudarle a salir de su penuria económica.

A pesar de la gran fortuna que consiguió amasar en pocos años, continuó vistiendo con pantalones negros y abrigos largos y deshilachados, lo cual dio origen a un perfil inconfundible.

Era tan extraordinaria su habilidad con el violín que corría la leyenda que la había alcanzado por medios no naturales, se rumoreaba que en cierta ocasión había matado a un rival, siendo condenado por ello a presidio y que allí había vendido su alma al diablo a cambio de conseguir estas dotes tan portentosas.

Esta leyenda guarda un gran paralelismo con Mefistófeles, uno de los personajes de Fausto, creación del genial Goethe. Otra leyenda afirmaba que hallándose encarcelado, por haber matado a su amante, interpretó bellas composiciones en su celda con tan sólo una cuerda de su “Guarneri”, por habérsele roto las tres restantes, complejos fragmentos violinísticos.

A pesar de ser “feo, descuidado y trasudado”, como lo describe uno de los críticos de la época, su fuerte personalidad atrajo a numerosas damas, entre sus amantes figuran Paulina y Elisa, las hermanas del emperador Napoleón Bonaparte, y bailarinas como Antonia Bianchi, que fue madre de su hijo Aquiles.

Su dedicación musical llevó siempre pareja su vida pendenciera y alocada y una afición por el juego que rozaba la ludopatía, se cuenta que en varias ocasiones llegó a apostar su preciado violín.

Pocos músicos han causado tanto furor en su vida y han llevado a cabo un dominio de la técnica como lo hizo Paganini, a ello contribuyó enormemente su gran flexibilidad articular, el Dr. Bennati lo atendió durante años e informó de algunos detalles de gran interés:

“... su mano tiene una gran elasticidad, al igual que su hombro y su codo...”

observó que cuando tocaba su codo cruzaba por encima del otro codo; la flexibilidad de Paganini era tan grande que la uña del dedo pulgar llegaba a tocar el dorso de su mano, esta hiperlaxitud le permitía tocar tres octavas con poco esfuerzo. Se sabe que voluntariamente podía flexionar lateralmente la articulación de sus falanges distales; en varias ocasiones fue preguntado acerca de su mágico secreto, a lo cual el genial compositor siempre respondía que lo revelaría cuando se retirara, desgraciadamente se llevó tan codiciado secreto con él, sin duda sus prodigiosas dotes interpretativas se debieron a un trastorno del tejido conectivo como ahora veremos.

Sus contemporáneos lo describen como un ser cadavérico, de ojos negros, piel blanca como la cera, pelo largo y negro, nariz prominente y estatura media; la coloración de la piel adoptaría, algunos años después, un tinte gris plateado, debido al tratamiento mercurial que recibió para la sífilis. Dicho tratamiento también fue el responsable de la pérdida de las piezas dentarias y de las molestias estomacales que acompañaron al compositor a lo largo de sus últimos años.

El síndrome de Marfan es el trastorno más frecuente del tejido conectivo, caracterizado por una alteración del metabolismo del colágeno, entre sus manifestaciones musculoesqueléticas se encuentran la aracnodactilia, la desproporción esquelética y una elevada estatura. Como ya hemos citado, Paganini era de estatura mediana, en cuanto a la aracnodactilia, en el Museo del Conservatorio de París se guarda un molde de la mano de Paganini, el cual es de forma y dimensiones normales, su dedo índice mide 10.1 cm y su dedo pulgar, en extensión, 6.7 cm. Estos hechos hacen poco probable que el compositor sufriera una enfermedad de Marfan.

El síndrome de Ehlers-Danlos se caracteriza por existir laxitud e hipermovilidad articular, con mayor capacidad de estiramiento, características que poseía Paganini. Este síndrome comprende, al menos, 11 tipos diferentes, dado que Paganini vivió durante 58 años, es poco probable que presentase el tipo IV, caracterizado por acortamiento de la longevidad y por presentar menor extensibilidad. Probablemente el músico italiano sufrió un tipo III, caracterizado por ser benigno y porque la gran laxitud articular no se suele acompañar de excesivas deformidades esqueléticas.

De forma gradual fue perdiendo su voz y permaneció afónico durante los dos últimos años de su vida, entre los diagnósticos diferenciales se barajan la laringitis tuberculosa y la lesión del nervio recurrente secundaria a un aneurisma aórtico; en cualquier caso, falleció en Niza el 27 de mayo de 1840.

La fama de endemoniado persiguió a Paganini hasta la muerte, pues el obispo de Niza le negó sepultura eclesiástica, al haberse negado a recibir la Extremaunción los días previos a su fallecimiento por pensar que todavía no había llegado su hora. Su cuerpo fue embalsamado durante dos largos meses y posteriormente, por espacio de un año, fue depositado en el sótano de la casa de su hijo, finalmente fue enterrado en el lazareto de Villefranche, pero aquí no terminaría la peregrinación, ya que años después sería trasladado a otros cementerios, hasta alcanzar el de Parma, en donde reposa actualmente.

El excentricismo de Paganini y su “endiablada” habilidad propiciaron que muriera sin fundar ninguna escuela musical.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Concierto Para Violin En Re Mayor - Ludwig Van Beethoven

Aquí les dejo una de las muchas muestras de talento del gran compositor Beethoven, quien creo que la mayoría ha oído mencionar pero verdaderamente muy pocos han podido o han querido deleitarse con sus obras...
Escúchenlo!

Ludwig Van Beethoven


Ludwig van Beethoven (Bonn, Alemania, 16 de diciembre de 17701 – Viena, Austria, 26 de marzo de 1827) fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical se extendió, cronológicamente, desde el período clásico hasta inicios del romanticismo musical.

Considerado el último gran representante del clasicismo vienés (después de Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart), Beethoven consiguió hacer trascender a la música del romanticismo, motivando a la influencia de la misma en una diversidad de obras musicales a lo largo del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser mayormente significativo en sus obras para piano y música de cámara.

Su producción incluye los géneros pianísticos (32 sonatas para piano), de cámara (16 cuartetos de cuerda, 7 tríos, 10 sonatas para violín y piano), vocal (lieder y una ópera: Fidelio), concertante (5 conciertos para piano y orquesta, uno para violín y orquesta) y orquestal (9 sinfonías, oberturas, etc.), así como el ciclo de las Nueve Sinfonías, entre ellas la Tercera Sinfonía, también llamada Eroica,2 en mi♭ mayor, la Quinta Sinfonía, en do menor y la Novena Sinfonía, en re menor (cuya música del cuarto movimiento, está basada en la Oda a la Alegría).

La verdadera vocación musical de Beethoven no comenzó en realidad hasta 1779, cuando entró en contacto con el organista Christian Gottlob Neefe, quien se convirtió en su maestro. Él fue, por ejemplo, quien le introdujo en el estudio de Bach, músico al que Beethoven siempre profesaría una profunda devoción.

Miembro de la orquesta de la corte de Bonn desde 1783, en 1787 Ludwig van Beethoven realizó un primer viaje a Viena con el propósito de recibir clases de Mozart. Sin embargo, la enfermedad y el posterior deceso de su madre le obligaron a regresar a su ciudad natal pocas semanas después de su llegada.

En 1792 Beethoven viajó de nuevo a la capital austriaca para trabajar con Haydn y Antonio Salieri, y se dio a conocer como compositor y pianista en un concierto que tuvo lugar en 1795 con gran éxito. Su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a consecuencia de la sordera que comenzó a afectarle a partir de 1796 y que desde 1815 le privó por completo de la facultad auditiva.

Los últimos años de la vida de Beethoven estuvieron marcados también por la soledad y una progresiva introspección, pese a lo cual prosiguió su labor compositiva, e incluso fue la época en que creó sus obras más impresionantes y avanzadas.

Obras de Ludwig van Beethoven

La tradición divide la carrera de Beethoven en tres grandes períodos creativos o estilos, y si bien el uso los ha convertido en tópicos, no por ello resultan menos útiles a la hora de encuadrar su legado.

La primera época abarca las composiciones escritas hasta 1800, caracterizadas por seguir de cerca el modelo establecido por Mozart y Haydn y el clasicismo en general, sin excesivas innovaciones o rasgos personales. A este período pertenecen obras como el célebre Septimino o sus dos primeros conciertos para piano.

Una segunda manera o estilo abarca desde 1801 hasta 1814, período este que puede considerarse de madurez, con obras plenamente originales en las que Ludwig van Beethoven hace gala de un dominio absoluto de la forma y la expresión (la ópera Fidelio, sus ocho primeras sinfonías, sus tres últimos conciertos para piano, el Concierto para violín).

La tercera etapa comprende hasta la muerte del músico y está dominada por sus obras más innovadoras y personales, incomprendidas en su tiempo por la novedad de su lenguaje armónico y su forma poco convencional; la Sinfonía n.º 9, la Missa solemnis y los últimos cuartetos de cuerda y sonatas para piano representan la culminación de este período y del estilo de Ludwig van Beethoven.

Tema Semanal!

Cada Semana habrá un tema nuevo acerca de la historia de la música clásica: biografías de compositores, vídeos, noticias y mucho mas!